sábado, 18 de mayo de 2013

Extractos de un artículo en marcha






“Even if it does not involve electronics or computers, conceptual poetry is thus very much a part of its technological and cultural moment[1]

En mis lecturas de los últimos años estoy advirtiendo una tendencia de numerosos narradores a utilizar elementos del arte contemporáneo, en especial de las artes conceptuales (utilizo esta expresión porque el arte conceptual tiene muchas y muy divergentes direcciones). Las formas de uso por los narradores de esta línea de fuga también son muy diferentes. Los escritores pueden utilizar las obras de arte para canalizar una obsesión o introducir un tema en la novela. A César Aira un mural ficticio le sirve en El error (2010) para presentar al misterioso personaje Pepe Dueñas, una figura legendaria que habría vestido el mismo atuendo, o el mismo tipo de atuendo con prendas idénticas durante toda su vida[2]. La descripción del mural, que es narrativo, nos hace tener la duda de si ésta y otras novelas breves donde pululan multitud de personajes en situaciones irracionales no serán para él como murales, donde experimenta una narración basada en pequeñas escenas que acontecen en situación de igualdad, como en el Tríptico de las delicias de El Bosco o en algunos cuadros multitudinarios de Brueghel el Viejo.

La cita de Aira no es causal porque su escritura es recipiendaria de las artes conceptuales y, en especial, del protoconceptualista Marcel Duchamp. Vivian Abenshushan recuerda que Duchamp es su maestro, y también que “en su ensayo La nueva escritura, César Aira ha dicho que ‘los grandes artistas del siglo XX no son los que hicieron obra, sino los que inventaron procedimientos para que las obras se hicieran solas...’ Con eso bastaría para entender el conjunto de su narrativa no como un proyecto balzaciano, sino como un proyecto conceptual en el que también participa el gesto de la publicación incesante de falsas novelas, cuya única importancia es el método con que fueron fabricadas”[3]. Esta apelación de Aira tiene un aire de familia con otras que podemos ver últimamente y que vienen de la narrativa española contemporánea. La más explícita sería sin duda la de Diego Doncel en su novela Amantes en el tiempo de la infamia (2013), donde leemos en la página final:

Este libro debe ser leído así, cada una de sus partes es la pieza de un puzzle que se proyecta en una pantalla. Porque todas las vidas son, al mismo tiempo, sucesión y simultaneidad, y en la vida de Robert y de Marie cualquier hecho o imagen del pasado formó parte de los hechos o de las imágenes del presente. Mi idea, en este sentido, ha sido hacer una novela conceptual, una instalación narrativa conceptual.[4]

Doncel, que tuvo desde niño amistad familiar con el artista del grupo Fluxus Wolf Vostell, concibe su novela desde un lugar limítrofe entre la expresión literaria y la artística; esto no quiere decir que sea arte hecho por otros medios, palabras mediante, sino que su literatura está muy influenciada por el arte conceptual y utiliza algunas de sus premisas. Algo similar, en este caso por “deformación profesional”, sucede con la última novela del profesor y crítico de arte Miguel Ángel Hernández Navarro, Intento de escapada (2013), sobre la que volveremos más adelante por su especificidad y la profundidad de su tratamiento sobre el tema.

[…]

Otro ejemplo sería el de la última novela de Javier Moreno, 2020. En un momento de la historia, un personaje llamado Josefina pasea por una exposición en una galería en el Barrio de las Letras. Después de un ácido retrato tanto de este barrio como del ambiente cultural “jipijo”, Moreno describe las piezas: “Josefina pasa frente a los cuadros. Todos ellos repiten el mismo esquema, un plano de Auschwitz superpuesto a: una imagen de un hombre que ordena libros en una biblioteca, una imagen de un grupo de trabajadores reunidos en una asamblea, una imagen de un grupo de trabajadores sentados en torno a una mesa. Los títulos que acompañan a dichas obras son: Voluntario barriendo las hojas muertas de El Retiro, Voluntario en la biblioteca pública Joaquín Leguina, Trabajadores abocados a la disyuntiva de aceptar el despido o una bajada de sueldo, Ejecutivos de GS decidiendo en asamblea la estrategia de la compañía. (…) la pintura de los ejecutivos de Goldman Sachs transmite una serenidad casi religiosa. Los ejecutivos visten camisas blancas y sobrias corbatas bajo trajes amplios y oscuros, un estilo que hace pensar extrañamente en el hábito de una orden monástica, en iniciados de una religión mistérica y sombría.”[5]. Este inexistente cuadro de ejecutivos recuerda bastante a los inexistentes veintidós cuadros de la “serie de composiciones de empresa”[6] que Michel Houellebecq hace pintar a Jed Martin en su última novela hasta la fecha, El mapa y el territorio (2010). Entre esas piezas imaginarias de Houellebecq están Bill Gates y Steve Jobs conversando sobre el futuro de la informática y también otro óleo de agentes de bolsa titulado La entrada en bolsa de la acción Beate Uhse. Sobre este escribre el autor francés: “sus traders en pantalón de chándal y sudadera con capucha, que aclaman con una lasitud hastiada la gran industria del porno alemán, son los herederos directos de los burgueses con chaqué que se cruzan interminablemente en las recepciones escenificadas por el Fritz Lang de los Mabuse; los trata con el mismo distanciamiento, la misma frialdad objetiva” (p. 167). No acaban aquí las bromas literarias sobre ejecutivos bursátiles de Wall Street, seguramente fruto del hartazgo de quienes tienen que trabajar muchos años para ganar el dinero que un broker consigue en una semana especulando sobre valores en parte irreales. La primera obra literaria de arte ficticio sobre este tema ya la había creado Óscar Gual en la citada Cut and roll (2008). Cuando el protagonista asiste a la exposición privada de algunas obras del artista Ecoss, presencia una pieza titulada “Broker”. Aquí la descripción de Gual:

-En esta tercera urna verán la creación más gamberra y a la vez comprometida. Se llama Broker (…) Hace veintidós horas y cuarenta y tres minutos (…) este hombre que les mira desnudo y perplejo desde el centro del cristal estaba saliendo de Wall Street tras ganar varios millones de dólares gracias a una oportunidad desaprovechada. Iba hacia su casa. El propósito de retenerlo en este acuario de reducidas proporciones en el que apenas si puede moverse es mostrar a quienes manejan los hilos de nueestro sistema social tal y como son en realidad, desprovistos de toda herramienta. Y apreciar su cara de asombro al convertirse en un objeto de museo, en una cosa. Se ha despertado hace media hora y nunca se explicará qué le ha sucedido. Le volveremos a sedar y despertará en algún callejón del Bronx. Su historia será tan creíble como la de un abducido por los extraterrestres. Puede que opte por creer que fue un sueño, aunque en su interior siempre sabrá que fue real. O puede que se vuelva loco, o hippie. (p. 238)

[…]

En Leonardo (2013), de Guillermo Aguirre, el desesperado protagonista se obsesiona hasta tal punto con una teta, o quizá mejor dicho con la fotografía de una teta, que acude a una exposición para robarla. También para Marcos, el protagonista del Intento de escapada de Miguel Ángel Hernández Navarro, la obra homónima del artista Jacobo Montes, probable trasunto de Santiago Sierra, se convierte en una obsesión y también es detenido por la seguridad de la sala al intentar forzarla para llegar a su última comprensión. La imagen de alguien detenido por buscar el sentido último de una pieza (no por su destrucción, sino por perseguir su entendimiento) dice mucho también del lugar de la crítica en nuestro tiempo, y quizá sea algo más que una metáfora literaria, insertándose en otra cadena, más política y crítica, de significados.

[…]

Para no romper el historicismo, sin dejar de actualizar el pasado conceptual a la mirada de nuestro tiempo, debemos hacer constar que las circunstancias que encontraban esos artistas en su época eran extraordinariamente similares a las que la narrativa innovadora halla en la actual: la misma resistencia a lo nuevo, los mismos gustos tradicionales y manieristas sancionados por el mercado y el público, los arrebatos ñoños y sentimentales disfrazados de arte. Que durante los últimos años textos hechos pasar por novelas como los de María Dueñas y Albert Espinosa se cuenten entre los más vendidos habla bastante claro de esta situación que describo. La indignación del artista, y del escritor, ante esta situación, pudo comenzar en los sesenta pero no se ha extinguido, e incluso en las fases históricas intermedias durante los pasados cincuenta años ha tenido sus ritornellos y sus reapariciones estelares. Así lo ha reflejado, además, la literatura. Recordemos la significativa novela de Ignacio Vidal-Folch, La cabeza de plástico (1999), donde se examina desde dentro el mundo del arte. Uno de los protagonistas explicita la reacción contra la reacción, la indignación ante el arte anacrónico y carente de búsqueda: “(…) te rogaría que cuando te refieras a las cosas que estáis exhibiendo desde hace treinta años en esas funerarias que son los museos no mencionases los conceptos ‘artista’ y ‘arte’. Si entendemos como arte las obras que proporcionan satisfacción de las necesidades de armonía espiritual y estética, o que incorporan al mundo lo que yo llamaría ‘espacios de sentido’, esas cosas nada tienen que ver con él”[7]. Y, en otro momento de la novela, se deja muy claro lo que una obra de arte debería ser, para el artista (y, quizá, esto sólo podemos suponerlo, para el propio Vidal-Folch): “la innovación y el riesgo son exigencias sustanciales de la obra de arte, pues no hay arte verdadero que no explore, que no incomode” (p. 26). Muchos de los escritores que estamos aquí citando han comenzado a publicar en el siglo XXI, y entiendo que no es casual que las mismas obras en que recogen testimonios o ejercicios de arte conceptual sean, a su vez, otras tantas resistencias estéticas contra la literatura que se vende, contra la novela comercial, contra la mecánica continuista de la novela decimonónica caracterizada porque se entiende bien, que no necesita un lector acostumbrado y refinado, y que cumple por tanto a la perfección las necesidades del mercado: novelas poco “literarias” o cuya literatura sea pura estandarización, fácilmente digerible por un consumidor tipo y poco exigente. Del mismo modo que otros novelistas optan por otros procedimientos de ruptura con la literatura fácil, combatiendo la comercialidad de otras maneras (como la hiperestetización intelectualizada de Ricardo Menéndez Salmón, o la crítica social o sociohistórica de Belén Gopegui, Antonio Orejudo, Pablo Martín Sánchez, Isaac Rosa o Rafael Reig, o la crítica a la tecnología de consumo de Germán Sierra, o la elaborada irracionalidad de Cristina Fernández Cubas, o la desgarrada introspección de Claudia Ulloa o Cristina Rivera Garza), los narradores que aquí estamos citando utilizan el arte contemporáneo como medio de penetrar en la realidad, tanto la social como la del arte, y de denunciar algunas imposturas y excesos a través de la exposición conceptual de obras artísticas. Creo que aquí si se puede tender un puente con el arte conceptual, ya que a juicio de Santamaría, “en el caso del conceptualismo, o en buena parte de él, aunque sea resumir en exceso, el asunto residía en el cuestionamiento del propio sistema artístico y la purga tanto de lo estético como de lo mercantil” (ibídem). En estos escritores, a mi juicio, también se utiliza al arte como instrumento de crítica y conocimiento, como medio de indagación en la realidad de nuestro tiempo, buscando metáforas o imágenes de lo que sucede y exponiéndolas de un modo diferente, visual en otro sentido.

[…]

Quiero precisar que estos autores no intentan, a mi juicio, desbastar esa “plenitud de lo real” apuntada por Vanoli sustituyéndolo por un simulacro (salvo Óscar Gual, que sí estaría a mi juicio dentro de una narrativa del simulacro, de la que hablamos en otro lugar), sino más bien utilizar el arte como un escalpelo conceptual para abrir las capas de cebolla de la realidad y llegar a su almendra. Un medio para apuntar directamente a lo esencial, a aquello que se considera como importante. Si Houellebecq, Gual y Moreno apuntan a los ejecutivos de Bolsa como personajes influyentes de nuestro tiempo y representativos de la economía virtual que nos gobierna, las obras de arte que diseñan sobre esos ejecutivos permiten hacer la crítica sin caer en lo panfletario, utilizando el concepto artístico como instrumento intelectual de acercamiento a esa zona, tan importante y con tantos efectos en los ciudadanos, de la realidad.  Estos escritores están interesados en la metáfora spinoziana del pulidor de lentes, pero no desean construir un espejo mimético para reflejar la realidad –no creen en la imagen stendhaliana de la novela como espejo a lo largo del camino–, sino que persiguen pulir una lupa, un microscopio, una lente de aumento para darle protagonismo a aquellas zonas de la realidad que el espectáculo pretender dejar en sombra. Visibilizar lo invisible, hacer ver lo oculto, es una especie de “magia”, como se explica en la novela de Hernández Navarro, cuya parte artística está dirigida precisamente a describir la ocultación literal, el entierro artístico de un inmigrante subsahariano dentro de una urna cerrada. Estas urnas –la opaca donde Jacobo Montes sepulta a Omar, la transparente donde Gual encierra al aterrado broker neoyorkino– son espacios simbólicos que desean expresar la invisibilidad en que viven los inmigrantes y la sobreexposición mediática en la que viven los dueños del capital. A mi modesto juicio, estas operaciones conceptuales, que utilizan resortes y técnicas artísticas a través de la literatura, son mucho más sugestivas que la mera declaración panfletaria o que la ingenua exigencia de responsabilidades desde dentro de un libro que jamás van a leer sus destinatarios. Las exigencias deben hacerse en otras urnas, las electorales, o en la calle; dentro de un libro lo que quizá deba existir –y no es poco– es arte concienciado y que conciencie, si eso es lo que el autor desea.








[1] Craig Dworkin, “The Fate of Echo”, in Craig Dworkin and Kenneth Godsmith (eds.), Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing; Northwestern University Press, 2011, p. xlii.
[2] C. Aira, El error; Mondadori, Barcelona, 2010, pp. 26-30.
[3] Vivian Abenshushan, “César Aira: la novela inexistente”, Letras Libres, México D.F., diciembre 2003, p. 90.
[4] D. Doncel, Amantes en el tiempo de la infamia; Siruela, Madrid, 2013, p. 243.
[5] Javier Moreno, 2020; Lengua de Trapo, Madrid, 2013, pp. 30-31.
[6] M. Houellebecq, El mapa y el territorio; Círculo de Lectores, Barcelona, 2011, p. 108.
[7] Ignacio Vidal-Folch, La cabeza de plástico; Anagrama, Barcelona, 1999, p. 82.

sábado, 11 de mayo de 2013

Páginas entre literatura y arte


Ayer, dentro del ciclo de conferencias del Medialab-Prado de Madrid presenté en directo un tablero de Pinterest en el que llevo meses trabajando. Toda sistematización es dudosa (y además está sancionada por cierto pensamiento posmoderno que critica los intentos de clarificar el panorama y de establecer taxonomías), pero uno se deja llevar por el entusiasmo y cree que puede haber personas que agradezcan este tipo de esfuerzos. En todo caso ha sido divertido -prolijo, pero divertido- hacerlo. 

El tablero tiene por objeto una aproximación sintética a 7 formas habituales de comunicación entre el lenguaje y la imagen estática (no he incluido imágenes dinámicas como vídeo o videojuegos). La clasificación que propongo es opinable, por supuesto, y hay imágenes resistentes a la categorización. Por eso algunas de ellas han sido incluidas en dos clasificaciones a la vez, sea por tener elementos de ambas o porque están a medio camino entre ellas. 

El mapa, en consecuencia, es el siguiente:


#1: Poesía visual y caligramas.
#2: Word Art, variante del arte conceptual que implica que "el texto (...) y el titulado (...) se transformen en logos, en palabras-objeto sin contexto y connotación literarias", según Anna Maria Guasch.
#3: Novela gráfica, novela híbrida[1] y lo que he denominado en El lectoespectador novela pangeica.
#4: Arte tipográfico.
#5: Arte mediante o a través de palabras utilizadas como material compositivo.
#6: Usos tardomodernos de la imagen en narrativa o prosa.
#7: ilustraciones de libros, cuadernos de artistas o textos orientales.

En el tablero, cada imagen lleva su respectivo número, que la ubica dentro del mapa. 

Y la dirección de Pinterest donde está el tablero:

http://pinterest.com/vicenteluismora/between-text-art/

Espero que os interese. Saludos


[1] “The style of new graphic novels leaves a lot to be desired for many people and provides just what is needed to many others but undoubtedly it helps readers to understand the story in other way.  It is an style that, although we are not used to seeing it very often, we should take into account above all nowadays since digital reading is becoming much more common. Personally, I think this is a style that could gradually take off but  it is clear that the author and graphic designer should work side by side”; Alberto Hernández, Hybrid novels, 2009.